Cinema americano contemporaneo: differenze tra le versioni

Da scrivowiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
 
(67 versioni intermedie di 8 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
== Le origini ==
In America il cinema nasce nel 1896 grazie alle proiezioni di Thomas Edison, l'inventore  del kinetografo e del kinetoscopio, due apparecchi che verranno utilizzati per la ripresa e la proiezioni di immagini in movimento. Saranno però i fratelli Lumière, francesi, ad avere l'idea di proiettare la pellicola in modo tale che più spettatori possano vederla. Edison con l'idea dei Lumière creò una vera e propria industria dello spettacolo perfezionando le sue apparecchiature e generando una vera e propria 'guerra dei brevetti', perché sempre più persone vedendo nel cinema una fonte di guadagno iniziarono a copiare l'iniziativa di Edison. Questa battaglia portò ad un rallentamento nella produzione americana sotto l'aspetto artistico delle pellicole, mentre in Europa, ma soprattutto in Francia si mirava a creare prodotti filmici che fossero di alto livello sotto questo aspetto, oltre che quello commerciale, mentre in America veniva curata solo la parte del consumo.
Nacque successivamente il cinema indipendente, poiché l'azienda di Edison aveva il monopolio di tutti i brevetti, rendendo impossibile ai concorrenti la creazione di film. Il cinema indipendente consiste nella produzione di film senza l'intervento di una casa di produzione, così da New York e Chicago, i produttori indipendenti iniziarono a trasferirsi nello stato della California, dove il monopolio della casa produttrice di Edison non aveva nessun valore legale, giungendo tutti a Hollywood. <ref>G. Frasca, 2013, p.11</ref>


=== Cinema americano ===
Il cinema americano contemporaneo è l'assieme della produzione cinematografica negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento fino ad oggi. È un periodo caratterizzato da una grande varietà di stili, generi e temi, che riflettono le complesse trasformazioni culturali, sociali e politiche avvenute nel paese. <ref>''The New Hollywood'', Thomas Schatz, University of California Press, 1983.</ref>
Se pensiamo al ''cinema classico americano'' o al ''cinema hollywoodiano'' abbiamo nella nostra mente un'idea molto chiara di ciò a cui ci stiamo riferendo. Ma se facciamo la medesima cosa con il concetto di classicità, ci rendiamo conto che non ci è facile darle una definizione. L'espressione cinema classico americano cinema classico contemporaneo non può essere una definizione specifica che si riferisce ad una sola categoria di film, perché realmente comprende tratti contrastanti e riunisce film assai diversi tra di loro. Solo il cinema della seconda metà degli anni Trenta può essere considerato propriamente classico.  
== Contesto precedente ==
Se uno spettatore ordinario, l'espressione cinema classico americano evoca un tipo di cinema dominato da attrici o attori di grande fama che recitano in un film in cui intrecci e personaggi sono riconducibili a generi che non hanno una tradizione cinematografica alle spalle.<ref>Pravadelli, 2007, pp. 9-11 </ref>
Il cinema americano contemporaneo rappresenta una rottura rispetto al periodo precedente, spesso chiamato del "cinema classico". L'etichetta di "cinema classico" non ha una definizione precisa, ma tipicamente si riferisce al periodo che va dagli anni Venti agli anni Cinquanta: per lo spettatore comune, questo periodo corrisponde a film hollywoodiani con star di fama, storie avvincenti e personaggi iconici, spesso appartenenti a generi consolidati. <ref>Pravadelli, 2007, pp. 9-11. </ref>
Nel periodo del "cinema classico" era in vigore il cosiddetto studio system: un sistema di produzione e distribuzione cinematografica controllato da un piccolo numero di grandi case di produzione hollywoodiane. Le caratteristiche principali erano:  <ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, p. 6.</ref>
* Produzione interna: I film venivano realizzati principalmente negli stabilimenti di proprietà degli studios.
* Personale sotto contratto: Attori, registi e sceneggiatori erano spesso legati agli studios da contratti a lungo termine.
* Controllo della distribuzione: Gli studios possedevano o controllavano i distributori e le sale cinematografiche, garantendo loro il dominio del mercato.
* Tecniche di prenotazione manipolative: Il block booking, per esempio, obbligava i cinema ad acquistare pacchetti di film che includevano anche opere meno riuscite insieme a film di successo.
 
Gli obiettivi dello studio system erano quelli di ridurre i rischi finanziari, massimizzare i profitti e mantenere il controllo creativo.
 
== Storia ==
Il cinema americano contemporaneo nasce con la crisi dello studio system. La New Hollywood è un movimento cinematografico americano che si è sviluppato alla fine degli anni Sessanta ed è durato fino ai primi anni Ottanta. È stato caratterizzato da una serie di cambiamenti significativi rispetto al sistema classico hollywoodiano, tra cui: <ref>''The New Hollywood'', Thomas Schatz, University of California Press, 1983.</ref>
*  Maggiore libertà autoriale per i registi
*  Introduzione di temi realistici
*  Nuovo pubblico


== Nuova Hollywood ==
=== Fine dello studio system ===
=== Fine dello studio system ===
La rivoluzione della New Hollywood è uno sconvolgimento totale del cinema americano che lo riguarda sotto ogni punto di vista. I film prodotti dalla New Hollywood sono rinnovati dal punto di vista tematico, dei personaggi, che rappresentano tutti i principali elementi del tempo, che introducono un nuovo linguaggio capace di sconvolgere completamente il cinema classico con la modernità. A contribuire alla scomparsa della 'vecchia' Hollywood, ovvero del cinema classico, c'è la crisi dello ''studio system'', che prima di allora aveva cavalcato l'onda del cinema americano fino agli anni Quaranta. Ciò avvenne per due motivi: la fine dell'integrazione verticale e l'avvento della televisione. Nello ''studio system'', tutte e tre le fasi per realizzare un film come prodotto finale erano controllate dalle dette ''Majors'', (MGM, Warner, 20th Century-Fox, Paramount, RKO) che godevano ciascuna di alcune sale di loro proprietà sparse per tutto il paese nelle città di maggior rilevanza. Nel 1948 viene obbligata per prima la Paramount a vendere tutte le sue sale, abbattendo così l'integrazione verticale, rendere libero il mercato cinematografico e rendere più complicata la gestione degli affari alle altre ''Majors''. Le sale cinematografiche perdono spettatori, Hollywood tenda di rimettersi di pari passo ma le persone preferiscono la televisione, ancora in bianco e nero al tempo e di minor qualità anche sotto l'aspetto sonoro e grafico, facendo così perdere a Hollywood due terzi del pubblico. La conseguenza di questa decadenza porta gli studios a realizzare sempre meno film. Si verifica in questo momento il fenomeno del ''roadshow'', ovvero la realizzazione di film con qualità altissime proiettate in sale cinematografiche di prestigio e con un prezzo molto al di sopra della media. Questo era un tentativo da parte di Hollywood di riconquistarsi il suo prestigio e la sua fama che un tempo aveva. Questa tattica non fu di particolare successo, poiché il pubblico oltre ad essere diminuito, non aveva più le aspettative che si riponevano nel cinema classico, ma esigeva sempre di più. Ad aggravare la situazione, Hollywood per la prima volta deve guardarsi da nemici quali le case di produzioni indipendenti.
La rivoluzione della New Hollywood ha rappresentato uno sconvolgimento da diversi punti di vista. I film prodotti dalla New Hollywood sono rinnovati dal punto di vista tematico e dalla scelta dei personaggi, che rappresentano tutti i principali elementi del tempo e introducono un nuovo linguaggio.
 
Un fattore importante per la scomparsa del "cinema classico" è la crisi dello ''studio system'', che prima di allora aveva cavalcato l'onda del cinema americano fino agli anni Sessanta. Ciò avvenne per due motivi: la fine dell'integrazione verticale e l'avvento della televisione. Nello ''studio system'', tutte e tre le fasi per realizzare un film come prodotto finale erano controllate dalle cosiddette ''Majors'', (MGM, Warner, 20th Century-Fox, Paramount, RKO) che avevano anche sale di loro proprietà sparse per tutto il paese nelle città di maggior rilevanza. Nel 1948 viene obbligata per prima la Paramount a vendere tutte le sue sale, abbattendo così l'integrazione verticale, per rendere libero il mercato cinematografico e rendere più complicata la gestione degli affari alle altre ''Majors''. Le sale cinematografiche iniziarono a perdere spettatori; Hollywood tentò di rimettersi di pari passo ma il pubblico fu sottratto anche dalla televisione. Questa, pur essendo ancora in bianco e nero al tempo e di minor qualità anche sotto l'aspetto sonoro e grafico, fece perdere a Hollywood due terzi del pubblico. La conseguenza di questa decadenza porta gli studios a realizzare sempre meno film.  
 
Un tentativo da parte di Hollywood di riconquistare il prestigio e la fama che aveva un tempo fu il fenomeno dei ''roadshow'', ovvero la realizzazione di film con qualità altissime proiettati in sale cinematografiche di prestigio e con un prezzo molto al di sopra della media. Questa tattica non ebbe particolare successo, poiché il pubblico oltre ad essere diminuito, non aveva più le aspettative che riponeva nel cinema classico, ma esigeva sempre di più. Ad aggravare la situazione, Hollywood per la prima volta dovette guardarsi da nemici quali le case di produzione indipendenti.


=== Un nuovo movimento cinematografico===
=== Un nuovo movimento cinematografico===
Gli anni Sessanta, oltre a rappresentare un periodo di rivoluzione nel cinema, furono caratterizzati anche da un profondo mutamento complessivo della società che sperava in una maggiore attenzione ai diritti e all'integrazione di ogni individuo. Queste aspettative furono abbattute con la morte di alcuni uomini che fungevano da portavoce di questi sogni, tra cui il presidente John Kennedy e Martin Luther King. In seguito alla vittoria elettorale del nuovo presidente repubblicano Richard Nixon, gli Stati Uniti sono divisi a metà. Una parte è composta dai conservatori sostenitori di Nixon, l'altra dai liberali. Non sempre dal punto di vista politico, ma quasi certamente da quello psicologico e anagrafico alla prima metà fanno parte la maggior parte dei produttori cinematografici e alla seconda gli spettatori. Il risultato di questa profonda scissione è che i nuovi prodotti di Hollywood risultano quasi sempre dei fallimenti. In questo momento prendono piede i film che affrontano temi 'scomodi?', che al tempo degli ''studios'' non avrebbero mai potuto raggiungere il successo che ebbero in quel periodo.
La New Hollywood non è definibile in termini di movimento o scuola poiché non ha confini. È suddivisibile però in due generazioni, quelli nati durante la seconda guerra mondiale e che raggiungono il loro successo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, tra cui Martin Scorzese, Brian de Palma e Steven Spielberg, e quelli nati prima, tra il 1922 e il 1931, che hanno iniziato ad avere successo prima della New Hollywood, come Arthur Penn e Robert Altman. Le novità introdotte dalla Nuova Hollywood sono:<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp 3-5</ref>
# Una maggiore libertà tematica e stilistica di cui godono i registi.
# La comparsa di nuove tendenze
# La tendenza ad ambientare le riprese cinematografiche in ambienti reali invece che all'interno di uno studio.


== Ritorno all'ordine ==
Negli anni Sessanta la società era in fermento, con la speranza di un futuro con più giustizia e inclusione. Figure come il presidente Kennedy (1917-1963) e Martin Luther King (1929-1968) si ergevano come portavoce di questi sogni, ma la loro tragica scomparsa spense le speranze di molti.
Approssimativamente, la fama della New Hollywood termina tra la metà degli anni Settanta e gli inizi degli Ottanta. Il primo esempio di film in cui la fantascienza si mescola alla società e alla politica è ''2001: Odissea nello spazio'' (2001: A Space Odyssey, 1968) di Stanley Kubrick. In generale, nella prima metà degli anni Settanta si iniziano a produrre film i cui temi centrali erano i medesimi della Hollywood classica, solo rappresentati con più sfacciataggine. L'unico problema di questo nuovo modo di porsi verso temi sociali quali la lotta razziale, la differenza tra le classi sociali e il sesso, è che film con queste tematiche possono interessare solamente persone giovani e di un certo pensiero politico, in questo modo si precludono la possibilità di avere un pubblico più ampio. Sempre in questo lasso temporale, tra i Settanta e gli Ottanta, i registi e gli sceneggiatori perdono quasi totalmente la libertà di espressiva che avevano durante la New Hollywood. Contemporaneamente al ritorno all'ordine, inizia anche una ristrutturazione dell'aspetto industriale del cinema americano, che torna ad assomigliare alla struttura che aveva nel periodo classico. Iniziano a far parte alla produzione di film anche attori di prima grandezza  della scena economica internazionale. Per questo motivo, la Hollywood contemporanea verrà definita '''corporate'' Hollywood'. Il fulcro della ''corporate'' Hollywood è un film pieno di azione ed effetti speciali, con una trama abbastanza semplice per far in modo che sia un prodotto che possa riferirsi a ogni categoria di pubblico, anche se in particolare cerca di catturare l'attenzione dei giovani. Infatti, il cinema americano ''mainstream'' sceglie molto spesso soggetti adolescenti. Fino agli anni Settanta, il pubblico di Hollywood era per la maggior parte nazionale, negli ultimi decenni la prospettiva degli ''studios'' si è allargata anche globalmente.<ref>G.Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 36-37</ref>
 
L'elezione di Richard Nixon accentuò la divisione negli Stati Uniti. Da una parte i conservatori, sostenitori del nuovo presidente, dall'altra i liberali. Questa divisione si rifletteva anche nell'industria cinematografica: i produttori, perlopiù conservatori, non riuscivano a intercettare i gusti del pubblico, composto principalmente da giovani liberali. Il risultato fu una serie di fallimenti commerciali.
 
Il cinema americano era davanti a un bivio: doveva trovare un nuovo modo di comunicare con una società in cambiamento. La New Hollywood sarebbe stata la risposta a questa esigenza. In questo momento prendono piede i film che affrontano temi 'scomodi', che al tempo degli ''studios'' non avrebbero mai potuto raggiungere il successo che ebbero in quel periodo.
 
La New Hollywood non è definibile in termini di movimento o scuola. È suddivisibile però in due generazioni, quella dei registi nati durante la seconda guerra mondiale e che raggiungono il loro successo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, tra cui Martin Scorsese, Brian de Palma e Steven Spielberg, e quelli nati prima, tra il 1922 e il 1931, che hanno iniziato ad avere successo prima della New Hollywood, come Arthur Penn e Robert Altman. <ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 3-5.</ref>
 
=== Ritorno all'ordine ===
Approssimativamente, la New Hollywood termina tra la metà degli anni Settanta e gli inizi degli Ottanta.  
 
In generale, nella prima metà degli anni Settanta si iniziano a produrre film i cui temi centrali sono i medesimi della Hollywood classica, solo rappresentati con più sfacciataggine. L'unico problema di questo nuovo modo di porsi verso temi sociali quali la lotta razziale, la differenza tra le classi sociali e il sesso, è che film con queste tematiche possono interessare solamente persone giovani e di un certo pensiero politico. In questo modo si preclude la possibilità di avere un pubblico più ampio. Sempre in questo lasso temporale, tra i Settanta e gli Ottanta, i registi e gli sceneggiatori perdono quasi totalmente la libertà espressiva che avevano durante la New Hollywood. Contemporaneamente al ritorno all'ordine, inizia anche una ristrutturazione dell'aspetto industriale del cinema americano, che torna ad assomigliare alla struttura che aveva nel periodo classico. Per questo motivo, la Hollywood contemporanea verrà definita '''corporate'' Hollywood', cioè con studios cinematografici basati su società di notevole dimensione e ricchezza. Il fulcro della ''corporate'' Hollywood è un film pieno di azione ed effetti speciali, con una trama abbastanza semplice da potersi rivolgere ad un'ampia categoria di pubblico, anche se in particolare cerca di catturare l'attenzione dei giovani. Infatti, il cinema americano ''mainstream'' sceglie molto spesso soggetti adolescenti.  
 
Fino agli anni Settanta, il pubblico di Hollywood era per la maggior parte nazionale; negli ultimi decenni la prospettiva degli ''studios'' si è allargata anche globalmente.<ref>G.Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 36-37.</ref>


=== Postclassico o manierista? ===
=== Discussioni teoriche sulla forma postclassica  ===
A causa dell'articolazione narrativa, che molto spesso nel cinema mainstream americano, risulta essere sottoposta alle scene d'azione e degli effetti speciali. L'ipotesi più sostenuta è che la 'New New Hollywood', (formula coniata per riferirsi al cinema americano dopo la fine della New Hollywood) si presenti con caratteristiche postclassiche dove si dividono in falde la compattezza e la coerenza del racconto e lo spettatore trae piacere da elementi sensoriali.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, p. 46</ref>
Nel cinema mainstream americano contemporaneo c'è un dibattito critico-teorico sulla natura della produzione cinematografica. Questa discussione, simile a quella sulla New Hollywood, riflette l'idea che la "New New Hollywood", termine creato dai critici cinematografici per riferirsi al periodo che segue l'uscita del film "Star Wars" (1977),  rappresenti una forma postclassica, in cui la coerenza narrativa tradizionale si trasforma in un'esperienza dominata da singoli momenti di intrattenimento sensoriale, come inseguimenti e sparatorie. Tuttavia, secondo alcuni studiosi come David Bordwell e Kristin Thompson, questo cambiamento non rappresenta una rottura totale con il "cinema classico", ma piuttosto un'estensione manieristica di quest'ultimo. Nonostante il ritmo più frenetico del montaggio e l'abbondanza di effetti speciali, i film contemporanei conservano comunque alcuni aspetti del modello narrativo tradizionale. Inoltre, esistono ancora numerosi generi cinematografici dove gli effetti speciali sono secondari o addirittura assenti. Infine, sebbene il cinema contemporaneo possa presentare cambiamenti stilistici e tecnologici, il modello narrativo di fondo rimane sostanzialmente coerente con il cinema classico.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, p. 46.</ref>


===Cinema dopo l'11 settembre ===
== Generi cinematografici principali ==
I vari formati di media narrativi, che includono cinema, serie TV, letteratura, fumetti e così via, hanno svolto un ruolo chiave nell'accompagnare l'elaborazione di eventi e traumi con un'analisi approfondita dell'identità americana. Questa analisi non si concentra solo sulla storia recente, ma spesso esamina anche il periodo precedente all'11 settembre, a partire dalla Guerra Fredda, e talvolta anticipa anche gli eventi futuri. L'accadimento stesso ha generato il problema della sua rappresentazione visiva, rendendo ogni sua imitazione cinematografica colpevole. I media audiovisivi hanno affrontato il problema della rappresentazione diretta dell'evento con molta cautela e riserbo, incappando anche molto spesso in forme di autocensura. Spesso, per non fermare il bisogno che nel post-11 settembre si avvertiva di dover narrare la tragedia si usavano riferimenti impliciti o metaforici, storie e contesti che raccontano la vicenda tramite scenari anche retrospettivi o futuri.
Il neo-noir è un sottogenere del film noir, che utilizza gran parte degli elementi della filmografia noir ma con l’aggiunta di temi, contenuti, stili, elementi visivi e mezzi che non erano presenti o non venivano utilizzati nei primi noir degli anni Quaranta e Cinquanta.
Nel cinema, l'articolata mappa dei generi dei percorsi autoriali che scindono questa narrazione, incentrata sul presente poi su flashback, si raffigura come una sorta di insieme che si suddivide tra identità storica, ideologica e morale degli americani. La maggior parte del cinema appartenente alla New Hollywood si trascinava dietro già da tempo la paranoia esplosa definitivamente dopo il trauma dell'11 settembre.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 67-68</ref>


== Dal noir al neo-noir ==
Il neo-noir inizia a formarsi negli Stati Uniti durante gli anni Sessanta e si sviluppa in un periodo di fermento politico e sociale, quello della guerra fredda, dell’invasione americana in Vietnam e delle lotte per i diritti civili. La tecnologia cinematografica era intanto progredita considerevolmente e, oltre al colore, erano state sviluppate lenti anamorfiche, utilizzate per creare immagini con un rapporto d'aspetto molto ampio e un effetto ottico unico, le quali avevano cambiato il rapporto dell’immagine nel cinema.
Nel cinema americano i generi si sono sempre modificati, e continuano a farlo in modo progressivo con la rielaborazione e rinnovazione di forme, stili, stereotipi relativamente a ai mutamenti dello scenario storico e sociale anche all'interno dell'istituzione cinematografica. Nel cinema in generale ma in quello americano in particolare, i generi solitamente hanno i generi nettamente distinti. Il termine noir emerge negli anni Cinquanta e in principio si riferiva a una serie di film polizieschi americani realizzati tra il 1941 e il 1953. Il termine era molto usato, sebbene a quel tempo non corrispondesse a una categoria prevista dal sistema dei generi su cui si basava l'industria di Hollywood classica e anche di recente è stato messo in dubbio che il 'noir' possa corrispondere a un genere cinematografico ben definito. Ciò che caratterizza l'universo noir è l'allargamento di ambito, sino alla storia delle idee. Come accade ad altri generi, anche il noir con le decostruzioni e le rivisitazioni in ambito di genere, stile, movimento, sensibilità cambia così tanto da necessitare una nuova denominazione, e questo avviene con l'aggiunta dell'aggettivo qualificativo 'neo', che si affermerà progressivamente negli anni a venire. Vari studiosi hanno osservato che le forme di neo-noir che si sono succedute dopo il periodo classico, hanno in comune la matrice da cui si sviluppano la vocazione a mostrare il dark side dell'American dream con i sentimenti di delusione e pessimismo che ne derivano. Il noir classico esponeva la facciata morale e psicologica degli anni della seconda guerra mondiale e del periodo immediatamente successivo, mentre il neo-noir si concentra a proseguire in modalità metaforica, aggiornando via via le sue coordinate tematiche e retoriche.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 110-111</ref>
 
Grazie anche alla televisione e alla produzione di film stranieri, che iniziavano a concorrere insieme a quelli hollywoodiani, i contenuti “moralmente accettabili” nella cinematografia statunitense furono rapidamente abbandonati e ciò permetteva ai registi di mostrare immagini e parlare di temi che prima erano proibiti, come la violenza e l’erotismo.
 
Fu solo dopo il 1970 che critici cinematografici iniziarono a considerare il neo-noir come un genere distinto da una propria definizione. A differenza del classico film noir, il film neo-noir è caratterizzato da circostanze e tecnologie moderne.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 110-111.</ref>
===Cinema postmoderno ===
===Cinema postmoderno ===
La fase postmodernista ha inizio nel 1981, con l'uscita di due film-chiave per questo periodo come ''Brivido caldo (Body Heat)'' di Lawrence Kasdan e ''Il postino suona sempre due volte (The Postman Always Ring Twice)'' di Bob Rafelson. La maggior parte dei neo-noir che sono stati prodotti dagli anni Ottanta in poi tendono a rivolgersi a un pubblico consapevole quanto i loro autori, quindi in grado di comprendere e notare referenze, allusioni e registri appartenenti al cinema classico. Negli ultimi decenni il contesto del neo-noir è ampio ed eterogeneo. Si ha inoltre la consapevolezza di lavorare su qualcosa che era già esistente è ciò genera uno stile ibrido e vistoso, con un ruolo della scrittura esplicito.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 120-122</ref>
La fase postmoderna nel cinema inizia simbolicamente nel 1981 con i film-chiave "Brivido caldo" di Lawrence Kasdan e "Il postino suona sempre due volte" di Bob Rafelson. Mentre il secondo si inserisce nel trend dei remake, "Brivido caldo" rievoca il mood e le atmosfere del noir classico. Questo segna l'inizio del neo-noir postmoderno, consapevole che il cinema moderno ha già messo in discussione i canoni del cinema classico. Da qui la tendenza a riscrivere e ridefinire il genere attraverso omaggi, citazioni e remakes. Allo stesso tempo, si sviluppa una linea che ibrida il noir con altri generi, e che per esempio fonde il noir con la fantascienza. Questo fenomeno di ibridazione riflette una sensibilità postmoderna che gioca con le forme esistenti, evidenziando il lato oscuro della società contemporanea. Il neo-noir, quindi, attraversa sia il cinema mainstream che quello indipendente, influenzando registi come i fratelli Coen e Quentin Tarantino. Questo contesto, ampio ed eterogeneo, incorpora sia revival, cioè ritorni al passato, e rievocazioni iconografiche che ironia, parodia e ibridazione dei generi, contribuendo a una critica acuta della cultura e della società americana. <ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 120-122.</ref>
==== Cinema americano d'animazione ====
 
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il cinema d'animazione in America subisce una profonda crisi. Durante il periodo classico, quando il pubblico andava al cinema veniva loro fornito un pacchetto in cui era compreso un lungometraggio affiancata da vari cortometraggi, tra cui i disegni animati. Durante il periodo degli ''studios'' le sale cinematografiche non forniscono più questo pacchetto e con la diminuzione delle vendite di biglietti che calano sempre di più, i costi per realizzare un ''cartoon'', anche se della durata di soli pochi minuti diventano troppo per l'industria di quel momento. Le principali case produttrici di cartoni animati dopo la Disney erano la MGM e la Warner Brothers che cessano le loro attività rispettivamente nel 1957 e nel 1969. L'unica a rimanere in piedi durante questa crisi è la Disney, che però si concentra solo sulla produzione di lungometraggi mettendo da parte i cortometraggi quasi totalmente.  
== Cinema d'animazione ==
Se nelle sale cinematografiche la proiezione dei cartoni animati era quasi pari allo zero, nelle televisioni ci fu un progressivo aumento dei ''cartoon'' mandati in onda, che diventavano sempre più numerosi. Questo comportò un calo della qualità del prodotto e riduzione dei tempi di produzione, che rese i movimenti dei personaggi animati più rozzi e meno definiti di quelli che andavano in onda nelle sale. In alcune serie per rimediare a ciò si aggiunse una colonna sonora che aveva lo scopo di colmare il vuoto lasciato dalla dimensione visiva, attribuendo a questo fenomeno il soprannome di 'radio illustrata'. Non tutta l'animazione televisiva era scadente, fecero eccezione ''Il libro della giungla'' realizzato da Chuck Jones, The White Seal (1975) e ''La pantera rosa (The Pink Panther)'', che era un personaggio creato per i titoli di testa di un lungometraggio dal vero, che solo successivamente è diventato una serie televisiva animata a parte.  
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il cinema d'animazione in America subisce una profonda crisi. Durante il periodo classico, quando il pubblico andava al cinema le veniva fornito un pacchetto in cui era compreso un lungometraggio affiancato da vari cortometraggi, tra cui i disegni animati. Durante il periodo degli ''studios'' le sale cinematografiche non forniscono più questo pacchetto e con la diminuzione delle vendite di biglietti che calano, i costi per realizzare un ''cartoon'', anche se della durata di soli pochi minuti, diventano troppi per l'industria di quel momento.  
Il livello dell'animazione televisiva americana tra gli anni Sessanta e Settanta è modesto, anche perché era collocata nella fascia della programmazione pomeridiana, i quali spettatori erano principalmente i bambini, che già dall'epoca classica erano una componente consistente degli spettatori cinematografici. Ma anche nel caso dell'animazione americana dello ''studio system'', come nel cinema hollywoodiano classico, ci si rivolgeva ad un pubblico indifferenziato. È questo il caso di Betty Boop, creata da Max Fleischer nel 1930, dei Looney Tunes e di Merrie Melodies, che erano carichi di allusioni a sfondo sessuale, giochi metadiscorsivi e riferimenti al contesto sociale che i bambini non potevano cogliere appieno.  
Le principali case produttrici di cartoni animati dopo la Disney erano la MGM e la Warner Brothers che cessano le loro attività rispettivamente nel 1957 e nel 1969. L'unica a rimanere in piedi durante questa crisi è la Disney, che però si concentra solo sulla produzione di lungometraggi mettendo da parte i cortometraggi quasi totalmente.  
Prima del ventunesimo secolo il confine tra animazione e cinema del vero non era molto marcato, questo perché il digitale così come lo abbiamo ora non esisteva a quel tempo.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 185-188</ref>
Se nelle sale cinematografiche la proiezione dei cartoni animati era quasi pari allo zero, nelle televisioni ci fu un progressivo aumento dei ''cartoon'' mandati in onda. Questo comportò un calo della qualità del prodotto e una riduzione dei tempi di produzione, che rese i movimenti dei personaggi animati più rozzi e meno definiti di quelli che andavano in onda nelle sale. In alcune serie per rimediare a ciò si aggiunse una colonna sonora che aveva lo scopo di colmare il vuoto lasciato dalla dimensione visiva, attribuendo a questo fenomeno il soprannome di 'radio illustrata'. Non tutta l'animazione televisiva era scadente, fecero eccezione ''Il libro della giungla'' (1967), ''The White Seal'' (1975) e ''La pantera rosa (The Pink Panther, 1969)'', che era un personaggio creato per i titoli di testa di un lungometraggio dal vero, che solo successivamente è diventato una serie televisiva animata a parte.  
Il livello dell'animazione televisiva americana tra gli anni Sessanta e Settanta è modesto, anche perché era collocata nella fascia della programmazione pomeridiana, i cui spettatori erano principalmente bambini, che già dall'epoca classica erano una componente consistente degli spettatori cinematografici. Ma anche nel caso dell'animazione americana dello ''studio system'', come nel cinema hollywoodiano classico, ci si rivolgeva ad un pubblico indifferenziato.  
Prima del ventunesimo secolo, il confine tra animazione e cinema del vero non era molto marcato, questo perché il digitale così come lo abbiamo ora non esisteva a quel tempo.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 185-188.</ref>
 
===L'animazione digitale ===
===L'animazione digitale ===
I primi esperimenti di animazione computerizzata risalgono agli anni Cinquanta, quando John Whitney e il fratello James, realizzano dei cortometraggi di grafica computerizzata con l'ausilio di un calcolatore analogico che era stato usato dall'artiglieria contraerea nella seconda guerra mondiale. Ebbero così tanto successo da collaborare agli effetti speciali di ''2001: Odissea nello spazio''. Nonostante questo clamoroso successo, la Computer Graphics esce dalla sua preistoria agli inizi degli anni Ottanta. La Disney sarà la prima a far uscire un intero lungometraggio realizzato dalla ''computer-generated imagery'' (CGI) ed è Tron, diretto da Steven Lisbeger.
I primi esperimenti di animazione computerizzata risalgono agli anni Cinquanta, quando John Whitney e il fratello James, realizzano dei cortometraggi di grafica computerizzata con l'ausilio di un calcolatore analogico che era stato usato dall'artiglieria contraerea nella seconda guerra mondiale. Ebbero così tanto successo da collaborare agli effetti speciali di ''2001: Odissea nello spazio''. Nonostante questo clamoroso successo, la Computer Graphics esce dalla sua preistoria agli inizi degli anni Ottanta e la Disney sarà la prima a far uscire un intero lungometraggio realizzato dalla ''computer-generated imagery'' (CGI).
La creazione della casa di produzione Pixar rappresenterà il punto di svolta, generando le prime immagini in assoluto di grafica computerizzata comparite in un film distribuito in sala.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, p. 197</ref>
La creazione della casa di produzione Pixar rappresenterà il punto di svolta, generando le prime immagini in assoluto di grafica computerizzata comparse in un film distribuito in sala.<ref>G. Alonge, G. Carluccio, 2015, p. 197.</ref>
 
== Bibliografia ==
* G. Alonge, G. Carluccio, Il cinema americano contemporaneo, Laterza, 2015
* Giampiero Frasca, Storia e storie del cinema americano, UTET Libreria, 2013
* Veronica Pravadelli, La grande Hollywood, Marsilio Editori, 2007


== Note ==
== Note ==
<references/>
<references/>
== Bibliografia ==
* G. Alonge, G. Carluccio, ''Il cinema americano contemporaneo'', Laterza, 2015
* Giampiero Frasca, ''Storia e storie del cinema americano'', UTET Libreria, 2013
* Veronica Pravadelli, ''La grande Hollywood'', Marsilio Editori, 2007
* Thomas Schatz, ''The New Hollywood'', University of California Press, 1983

Versione attuale delle 11:32, 10 apr 2024

Il cinema americano contemporaneo è l'assieme della produzione cinematografica negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento fino ad oggi. È un periodo caratterizzato da una grande varietà di stili, generi e temi, che riflettono le complesse trasformazioni culturali, sociali e politiche avvenute nel paese. [1]

Contesto precedente[modifica]

Il cinema americano contemporaneo rappresenta una rottura rispetto al periodo precedente, spesso chiamato del "cinema classico". L'etichetta di "cinema classico" non ha una definizione precisa, ma tipicamente si riferisce al periodo che va dagli anni Venti agli anni Cinquanta: per lo spettatore comune, questo periodo corrisponde a film hollywoodiani con star di fama, storie avvincenti e personaggi iconici, spesso appartenenti a generi consolidati. [2] Nel periodo del "cinema classico" era in vigore il cosiddetto studio system: un sistema di produzione e distribuzione cinematografica controllato da un piccolo numero di grandi case di produzione hollywoodiane. Le caratteristiche principali erano: [3]

  • Produzione interna: I film venivano realizzati principalmente negli stabilimenti di proprietà degli studios.
  • Personale sotto contratto: Attori, registi e sceneggiatori erano spesso legati agli studios da contratti a lungo termine.
  • Controllo della distribuzione: Gli studios possedevano o controllavano i distributori e le sale cinematografiche, garantendo loro il dominio del mercato.
  • Tecniche di prenotazione manipolative: Il block booking, per esempio, obbligava i cinema ad acquistare pacchetti di film che includevano anche opere meno riuscite insieme a film di successo.

Gli obiettivi dello studio system erano quelli di ridurre i rischi finanziari, massimizzare i profitti e mantenere il controllo creativo.

Storia[modifica]

Il cinema americano contemporaneo nasce con la crisi dello studio system. La New Hollywood è un movimento cinematografico americano che si è sviluppato alla fine degli anni Sessanta ed è durato fino ai primi anni Ottanta. È stato caratterizzato da una serie di cambiamenti significativi rispetto al sistema classico hollywoodiano, tra cui: [4]

  • Maggiore libertà autoriale per i registi
  • Introduzione di temi realistici
  • Nuovo pubblico

Fine dello studio system[modifica]

La rivoluzione della New Hollywood ha rappresentato uno sconvolgimento da diversi punti di vista. I film prodotti dalla New Hollywood sono rinnovati dal punto di vista tematico e dalla scelta dei personaggi, che rappresentano tutti i principali elementi del tempo e introducono un nuovo linguaggio.

Un fattore importante per la scomparsa del "cinema classico" è la crisi dello studio system, che prima di allora aveva cavalcato l'onda del cinema americano fino agli anni Sessanta. Ciò avvenne per due motivi: la fine dell'integrazione verticale e l'avvento della televisione. Nello studio system, tutte e tre le fasi per realizzare un film come prodotto finale erano controllate dalle cosiddette Majors, (MGM, Warner, 20th Century-Fox, Paramount, RKO) che avevano anche sale di loro proprietà sparse per tutto il paese nelle città di maggior rilevanza. Nel 1948 viene obbligata per prima la Paramount a vendere tutte le sue sale, abbattendo così l'integrazione verticale, per rendere libero il mercato cinematografico e rendere più complicata la gestione degli affari alle altre Majors. Le sale cinematografiche iniziarono a perdere spettatori; Hollywood tentò di rimettersi di pari passo ma il pubblico fu sottratto anche dalla televisione. Questa, pur essendo ancora in bianco e nero al tempo e di minor qualità anche sotto l'aspetto sonoro e grafico, fece perdere a Hollywood due terzi del pubblico. La conseguenza di questa decadenza porta gli studios a realizzare sempre meno film.

Un tentativo da parte di Hollywood di riconquistare il prestigio e la fama che aveva un tempo fu il fenomeno dei roadshow, ovvero la realizzazione di film con qualità altissime proiettati in sale cinematografiche di prestigio e con un prezzo molto al di sopra della media. Questa tattica non ebbe particolare successo, poiché il pubblico oltre ad essere diminuito, non aveva più le aspettative che riponeva nel cinema classico, ma esigeva sempre di più. Ad aggravare la situazione, Hollywood per la prima volta dovette guardarsi da nemici quali le case di produzione indipendenti.

Un nuovo movimento cinematografico[modifica]

Negli anni Sessanta la società era in fermento, con la speranza di un futuro con più giustizia e inclusione. Figure come il presidente Kennedy (1917-1963) e Martin Luther King (1929-1968) si ergevano come portavoce di questi sogni, ma la loro tragica scomparsa spense le speranze di molti.

L'elezione di Richard Nixon accentuò la divisione negli Stati Uniti. Da una parte i conservatori, sostenitori del nuovo presidente, dall'altra i liberali. Questa divisione si rifletteva anche nell'industria cinematografica: i produttori, perlopiù conservatori, non riuscivano a intercettare i gusti del pubblico, composto principalmente da giovani liberali. Il risultato fu una serie di fallimenti commerciali.

Il cinema americano era davanti a un bivio: doveva trovare un nuovo modo di comunicare con una società in cambiamento. La New Hollywood sarebbe stata la risposta a questa esigenza. In questo momento prendono piede i film che affrontano temi 'scomodi', che al tempo degli studios non avrebbero mai potuto raggiungere il successo che ebbero in quel periodo.

La New Hollywood non è definibile in termini di movimento o scuola. È suddivisibile però in due generazioni, quella dei registi nati durante la seconda guerra mondiale e che raggiungono il loro successo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, tra cui Martin Scorsese, Brian de Palma e Steven Spielberg, e quelli nati prima, tra il 1922 e il 1931, che hanno iniziato ad avere successo prima della New Hollywood, come Arthur Penn e Robert Altman. [5]

Ritorno all'ordine[modifica]

Approssimativamente, la New Hollywood termina tra la metà degli anni Settanta e gli inizi degli Ottanta.

In generale, nella prima metà degli anni Settanta si iniziano a produrre film i cui temi centrali sono i medesimi della Hollywood classica, solo rappresentati con più sfacciataggine. L'unico problema di questo nuovo modo di porsi verso temi sociali quali la lotta razziale, la differenza tra le classi sociali e il sesso, è che film con queste tematiche possono interessare solamente persone giovani e di un certo pensiero politico. In questo modo si preclude la possibilità di avere un pubblico più ampio. Sempre in questo lasso temporale, tra i Settanta e gli Ottanta, i registi e gli sceneggiatori perdono quasi totalmente la libertà espressiva che avevano durante la New Hollywood. Contemporaneamente al ritorno all'ordine, inizia anche una ristrutturazione dell'aspetto industriale del cinema americano, che torna ad assomigliare alla struttura che aveva nel periodo classico. Per questo motivo, la Hollywood contemporanea verrà definita 'corporate Hollywood', cioè con studios cinematografici basati su società di notevole dimensione e ricchezza. Il fulcro della corporate Hollywood è un film pieno di azione ed effetti speciali, con una trama abbastanza semplice da potersi rivolgere ad un'ampia categoria di pubblico, anche se in particolare cerca di catturare l'attenzione dei giovani. Infatti, il cinema americano mainstream sceglie molto spesso soggetti adolescenti.

Fino agli anni Settanta, il pubblico di Hollywood era per la maggior parte nazionale; negli ultimi decenni la prospettiva degli studios si è allargata anche globalmente.[6]

Discussioni teoriche sulla forma postclassica[modifica]

Nel cinema mainstream americano contemporaneo c'è un dibattito critico-teorico sulla natura della produzione cinematografica. Questa discussione, simile a quella sulla New Hollywood, riflette l'idea che la "New New Hollywood", termine creato dai critici cinematografici per riferirsi al periodo che segue l'uscita del film "Star Wars" (1977), rappresenti una forma postclassica, in cui la coerenza narrativa tradizionale si trasforma in un'esperienza dominata da singoli momenti di intrattenimento sensoriale, come inseguimenti e sparatorie. Tuttavia, secondo alcuni studiosi come David Bordwell e Kristin Thompson, questo cambiamento non rappresenta una rottura totale con il "cinema classico", ma piuttosto un'estensione manieristica di quest'ultimo. Nonostante il ritmo più frenetico del montaggio e l'abbondanza di effetti speciali, i film contemporanei conservano comunque alcuni aspetti del modello narrativo tradizionale. Inoltre, esistono ancora numerosi generi cinematografici dove gli effetti speciali sono secondari o addirittura assenti. Infine, sebbene il cinema contemporaneo possa presentare cambiamenti stilistici e tecnologici, il modello narrativo di fondo rimane sostanzialmente coerente con il cinema classico.[7]

Generi cinematografici principali[modifica]

Il neo-noir è un sottogenere del film noir, che utilizza gran parte degli elementi della filmografia noir ma con l’aggiunta di temi, contenuti, stili, elementi visivi e mezzi che non erano presenti o non venivano utilizzati nei primi noir degli anni Quaranta e Cinquanta.

Il neo-noir inizia a formarsi negli Stati Uniti durante gli anni Sessanta e si sviluppa in un periodo di fermento politico e sociale, quello della guerra fredda, dell’invasione americana in Vietnam e delle lotte per i diritti civili. La tecnologia cinematografica era intanto progredita considerevolmente e, oltre al colore, erano state sviluppate lenti anamorfiche, utilizzate per creare immagini con un rapporto d'aspetto molto ampio e un effetto ottico unico, le quali avevano cambiato il rapporto dell’immagine nel cinema.

Grazie anche alla televisione e alla produzione di film stranieri, che iniziavano a concorrere insieme a quelli hollywoodiani, i contenuti “moralmente accettabili” nella cinematografia statunitense furono rapidamente abbandonati e ciò permetteva ai registi di mostrare immagini e parlare di temi che prima erano proibiti, come la violenza e l’erotismo.

Fu solo dopo il 1970 che critici cinematografici iniziarono a considerare il neo-noir come un genere distinto da una propria definizione. A differenza del classico film noir, il film neo-noir è caratterizzato da circostanze e tecnologie moderne.[8]

Cinema postmoderno[modifica]

La fase postmoderna nel cinema inizia simbolicamente nel 1981 con i film-chiave "Brivido caldo" di Lawrence Kasdan e "Il postino suona sempre due volte" di Bob Rafelson. Mentre il secondo si inserisce nel trend dei remake, "Brivido caldo" rievoca il mood e le atmosfere del noir classico. Questo segna l'inizio del neo-noir postmoderno, consapevole che il cinema moderno ha già messo in discussione i canoni del cinema classico. Da qui la tendenza a riscrivere e ridefinire il genere attraverso omaggi, citazioni e remakes. Allo stesso tempo, si sviluppa una linea che ibrida il noir con altri generi, e che per esempio fonde il noir con la fantascienza. Questo fenomeno di ibridazione riflette una sensibilità postmoderna che gioca con le forme esistenti, evidenziando il lato oscuro della società contemporanea. Il neo-noir, quindi, attraversa sia il cinema mainstream che quello indipendente, influenzando registi come i fratelli Coen e Quentin Tarantino. Questo contesto, ampio ed eterogeneo, incorpora sia revival, cioè ritorni al passato, e rievocazioni iconografiche che ironia, parodia e ibridazione dei generi, contribuendo a una critica acuta della cultura e della società americana. [9]

Cinema d'animazione[modifica]

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il cinema d'animazione in America subisce una profonda crisi. Durante il periodo classico, quando il pubblico andava al cinema le veniva fornito un pacchetto in cui era compreso un lungometraggio affiancato da vari cortometraggi, tra cui i disegni animati. Durante il periodo degli studios le sale cinematografiche non forniscono più questo pacchetto e con la diminuzione delle vendite di biglietti che calano, i costi per realizzare un cartoon, anche se della durata di soli pochi minuti, diventano troppi per l'industria di quel momento. Le principali case produttrici di cartoni animati dopo la Disney erano la MGM e la Warner Brothers che cessano le loro attività rispettivamente nel 1957 e nel 1969. L'unica a rimanere in piedi durante questa crisi è la Disney, che però si concentra solo sulla produzione di lungometraggi mettendo da parte i cortometraggi quasi totalmente. Se nelle sale cinematografiche la proiezione dei cartoni animati era quasi pari allo zero, nelle televisioni ci fu un progressivo aumento dei cartoon mandati in onda. Questo comportò un calo della qualità del prodotto e una riduzione dei tempi di produzione, che rese i movimenti dei personaggi animati più rozzi e meno definiti di quelli che andavano in onda nelle sale. In alcune serie per rimediare a ciò si aggiunse una colonna sonora che aveva lo scopo di colmare il vuoto lasciato dalla dimensione visiva, attribuendo a questo fenomeno il soprannome di 'radio illustrata'. Non tutta l'animazione televisiva era scadente, fecero eccezione Il libro della giungla (1967), The White Seal (1975) e La pantera rosa (The Pink Panther, 1969), che era un personaggio creato per i titoli di testa di un lungometraggio dal vero, che solo successivamente è diventato una serie televisiva animata a parte. Il livello dell'animazione televisiva americana tra gli anni Sessanta e Settanta è modesto, anche perché era collocata nella fascia della programmazione pomeridiana, i cui spettatori erano principalmente bambini, che già dall'epoca classica erano una componente consistente degli spettatori cinematografici. Ma anche nel caso dell'animazione americana dello studio system, come nel cinema hollywoodiano classico, ci si rivolgeva ad un pubblico indifferenziato. Prima del ventunesimo secolo, il confine tra animazione e cinema del vero non era molto marcato, questo perché il digitale così come lo abbiamo ora non esisteva a quel tempo.[10]

L'animazione digitale[modifica]

I primi esperimenti di animazione computerizzata risalgono agli anni Cinquanta, quando John Whitney e il fratello James, realizzano dei cortometraggi di grafica computerizzata con l'ausilio di un calcolatore analogico che era stato usato dall'artiglieria contraerea nella seconda guerra mondiale. Ebbero così tanto successo da collaborare agli effetti speciali di 2001: Odissea nello spazio. Nonostante questo clamoroso successo, la Computer Graphics esce dalla sua preistoria agli inizi degli anni Ottanta e la Disney sarà la prima a far uscire un intero lungometraggio realizzato dalla computer-generated imagery (CGI). La creazione della casa di produzione Pixar rappresenterà il punto di svolta, generando le prime immagini in assoluto di grafica computerizzata comparse in un film distribuito in sala.[11]

Note[modifica]

  1. The New Hollywood, Thomas Schatz, University of California Press, 1983.
  2. Pravadelli, 2007, pp. 9-11.
  3. G. Alonge, G. Carluccio, 2015, p. 6.
  4. The New Hollywood, Thomas Schatz, University of California Press, 1983.
  5. G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 3-5.
  6. G.Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 36-37.
  7. G. Alonge, G. Carluccio, 2015, p. 46.
  8. G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 110-111.
  9. G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 120-122.
  10. G. Alonge, G. Carluccio, 2015, pp. 185-188.
  11. G. Alonge, G. Carluccio, 2015, p. 197.

Bibliografia[modifica]

  • G. Alonge, G. Carluccio, Il cinema americano contemporaneo, Laterza, 2015
  • Giampiero Frasca, Storia e storie del cinema americano, UTET Libreria, 2013
  • Veronica Pravadelli, La grande Hollywood, Marsilio Editori, 2007
  • Thomas Schatz, The New Hollywood, University of California Press, 1983